jueves, 31 de julio de 2008

Los peques hemos tomado el cineclub

Che, ¿todo bien gallegos?

Andabamos Chichote y yo paseando aca por Cordoba cuando encontramos un atico re copado y entonces nos dijimos ¿entramos o no entramos? Porque Chichote decia "igual entramos, viene la policia, y como somos asi petisos creen que somos ladrones y se monta un quilombo". Asi que yo le dije "Daaaale, no seas amargo" y al final lo convenci.

Resulta que aqui habia un cineclub donde unos flacos con muy poca onda ponian unas peliculas re raras y recien hemos decidido armarlo todo para poder poner nosotros las pelis que queramos, que seguro que os gustaran mas que las que ponian esos zapallos. Asi que en el mes de agosto os mandaremos las peliculas que vamos a poner para que las voteis. Para la semana que viene os ofrecemos:
No os vamos a describir las peliculas porque seguro que ya sabeis cuales son y estais deseando verlas. Asi que no dudeis en empezar a votar desde ya.

Chau, gallegos!!

Fdo.: Nino, en nombre de todos los peques.

miércoles, 30 de julio de 2008

El expreso de medianoche


Ficha técnica

• Título original: Midnight Express.
• Año: 1978.
• Duración: 121 mins.
• Nacionalidad: EE.UU.
• Género: Drama carcelario.

Ficha artística


• Director: Alan Parker.
• Guión: Oliver Stone, basado en la autobiografía
de Billy Hayes.
• Reparto: Brad Davis, John Hurt, Bo Hopkins,
Irene Miracle.
• Fotografía: Michael Seresin.
• Música: Giorgio Moroder.
• Productora: Columbia Pictures.

Sinopsis

Estambul, Turquía, 1970. William Hayes
(Brad Davis) es un ciudadano estadounidense
declarado culpable por tráfico y posesión
de hachís, y sentenciado a una corroída
prisión en la que sus problemas aumentaran
desmesuradamente, llevándolo a sufrir
enormes trastornos físicos y psíquicos de los
que no podrá escapar, a menos que aborde
el expreso de medianoche.

Crítica


VALIENTE Y DESGARRADA

Amargo drama penitenciario
narrado con gran
maestría por el Británico
Alan Parker, con un muy
logrado guión por el
que Oliver Stone recibió
el Oscar, basado en las
experiencias del verdadero
Billy Hayes, un antiguo
recluso norteamericano
que paso varios años en una infernal prisión
turca.

Desde el primer cuadro, la cinta despliega
de manera verídica la sensación de
crudeza, derrota y desasosiego que cualquier
ser humano en su sano juicio experimentaría
al encontrarse en semejante embrollo,
gracias también a la excelente, valiente
y desgarradora actuación de Brad Davis,
el film adquiere el poderío suficiente
para funcionar como documento de
denuncia de situaciones similares, es mas,
fue tanto su impacto que luego de su estreno
serviría para ablandarle el corazón
al gobierno turco y lograr así el inicio
de un acuerdo formal con los Estados
Unidos con el fin de llegar a un intercambio
de prisioneros.

El film destila una atmósfera
apesadumbrada y
desagradable que se equipara
a sus memorables personajes,
entre ellos están el
drogadicto encarnado con la
habitual clase y naturalidad
histriónica de John Hurt; o
el obeso y odioso director
de la penitenciaria, un más
que correcto Paul Smith.

A las geniales interpretaciones de todo
el reparto (Davis, Hurt, Bonacelli, Smith, Randy Quaid, Irene Miracle,
entre otros) y
al monumental trabajo
narrativo de
Alan Parker y Oliver
Stone, se le suma
la gran partitura
del disco-king Giorgio Moroder, en una
perfecta sincronía con cada fotograma,
triste y devastadora, en especial en la escena
final de la cinta, en la que logra alcanzar
un nuevo significado de la palabra euforia.
(Por Pierluigi Puccini; www.elcriticon.
com).


El director: Parker derribó el muro del cine

Alan Parker, director de cine.
Nació el 14 de febrero de 1944
en Londres.

Dejó los estudios a los
18 años. Fue contratado en
una agencia de publicidad donde
ascendió hasta redactor. La
agencia fue requerida para hacer
anuncios de publicidad, y
pidió al director creativo que
trajeran a alguien de Nueva York para aprender.

Pronto se encargó de dirigir la filmación
de los anuncios, con tal dedicación que alguien
le sugirió que se dedicara al cine.

Tras escribir dos guiones, a los que la
crítica consideró excesivamente provincianos,
decidió escribir y dirigir una historia de estilo
americano. No le resultó fácil, pero como le
diría en una ocasión Francis Ford Coppola, “lo
más importante cuando quieres ser creativo
es que seas ingenuo”. De modo que en 1975
se estrenó su primera película, Bugsy Malone,
nieto de Al Capone. Fue nominada a ocho premios
de la Academia Británica de cine, de los
cuales recibió cinco.

Filmografía:
- Bugsy Malone, musical en el que los gángsters
son niños y las balas, pistolas de crema.
- El expreso de medianoche, de 1978, obtuvo
dos Oscar, Mejor Guión Adaptado y Banda Sonora,
de las 6 nominaciones, y seis Globos de Oro.

Después de trasladarse a Los Ángeles,
le presentaron a un joven y desconocido guionista,
llamado Oliver Stone.
Con el expreso de medianoche, Parker
se dio cuenta del poder que tiene una película
para conmover al público.
- Fama, 1980. Consiguió dos Oscar de las seis
nominaciones, y seis Globos de Oro y dio lugar
a una serie TV de gran éxito.
- Después del amor, 1981. Le resultó difícil por
evocarle la ruptura de su propio matrimonio.
- Pink Floyd. The Wall. Alan Parker se interesó
por el aspecto visual de la película más que
por el propio mensaje de la película.
- Birdy, 1984. Interpretada
por Matthew Modine y Nicolas
Cage, dos actores hasta entonces
desconocidos, recibió
el premio especial del Festival
de Cannes.
- El Corazón del Ángel, 1987.
Con Mickey Rourke y Robert
de Niro. Fue clasificada como
película X inicialmente en EE.
UU., lo que obligó a recortar algunas escenas.
En realidad, es una extraordinaria mezcla de
cine negro y santería.
- Mississippi Burning, 1988. Con Gene Hackman
y William Dafoe, es una interesante película
sobre el racismo que recibió siete nominaciones
a los Oscar y tres premios de la
academia británica.
- Bienvenido al paraíso, 1990. Parker retoma
el tema del racismo con esta cinta protagonizada
por Dennis Quaid.
- The Commitments, 1991. Premio al mejor
director en el festival de Tokio, recibió también
cuatro premios de la Academia Británica.
- El balneario de Battle Creek, 1994. Divertida
película escrita y dirigida por Parker e interpretada
por Anthony Hopkins, Bridget Fonda,
Matthew Broderik y John Cusack.
- Evita, 1996. Adaptación del musical de Andrew
Lloyd Webber. Escrita, dirigida y producida
por Parker, cuya intención era hacer una
ópera teatral. Protagonizada por Madonna y
Antonio Banderas. Ganó tres Globos de Oro
(uno de ellos, para Madonna) y el Oscar a la
mejor canción original (“You must love me”),
además de estar nominada a otras cuatro estatuillas.
- Las cenizas de Ángela, 1999. Con Emily Watson
y Robert Carlile. Película sencilla con la
que Parker “trataba de hacer cosas diferentes,
porque la variación mantiene fresca la creatividad”.
- La vida de David Gale, 2003. Con Kevin Spacey
y Kate Winslet. Este alegato contra la pena
capital, fue un fracaso de crítica y público.

viernes, 25 de julio de 2008

Más vale Tempranillo que tardecillo...

Chicos y chicas, grandes y pequeños, hippies y hippias, rocieros y metaleros, albóndigas y almejos, les presentamos, como buenamente podemos, las propuestas de la semana:

- BARTON FINK, de Ethan y Joel Coen, protagonizada por John Turturro y JohnGoodman. Ganadora de la Palma de Oro en el Festival de Cannes de 1991.
- EL EXPRESO DE MEDIA NOCHE, basada en hechos reales, esta película de AlanParker con guión de Oliver Stone y una excelente banda sonora -premiada conel Oscar-, narra la terrible experiencia de un americano encarcelado en unaprisión turca por tráfico de drogas.
- 99 FRANCOS, dirigida por Jan Kounen, cuenta la historia de Octave, uncreativo de una prestigiosa agencia de publicidad parisina que, harto detener que someter sus ideas a los mediocres directores de marketing, decideponer toda la carne en el asador para provocar su despido y así conseguiruna jugosa jubilación anticipada.

No dejen pasar un día más sin probar el Ribera del Duero Mayor de Castilla, en su categoría Roble 2003, y agradezcan que el resto del correo tenga sentido...

Gracias por su comprensión

Spike Lee vuelve a la carga

EL DIRECTOR RETOMA LA DENUNCIA DE LA MARGINACIÓN DE LOS NEGROS EN SU NUEVA PELÍCULA

EFE
GUANAJUATO.- El realizador estadounidense Spike Lee ha presentado en México un avance de su nueva película, 'Miracle at Santa Ana', que se estrenará el 26 de septiembre en su país y en la que aborda la discriminación de los afroamericanos.
Como invitado especial al Festival Internacional de Cine Expresión en Corto, que se celebra en la ciudad mexicana de Guanajuato (centro del país), Lee ofreció una conferencia magistral y dio un adelanto de su nuevo filme.
"Tengo el privilegio de presentar aquí el primer pase de la película", indicó el cineasta al referirse al avance de 'Miracle at Santa Ana'.
"No aplaudan ahora, mejor espérense a verlo y entonces sí, si les gusta, háganlo (aplaudan)", apuntó.
'Miracle at Santa Ana' es una cinta bélica, inspirada en hechos reales, sobre un grupo de soldados negros que se ve atrapado en una aldea en Italia durante la Segunda Guerra Mundial.
Lee señaló que la situación de los afroamericanos no ha cambiado mucho en EEUU desde entonces, pues siguen viviendo la marginación y la discriminación.
No obstante, expresó su confianza en que esta situación cambie si el candidato demócrata, el afroamericano Barack Obama, alcanza la presidencia de EEUU en las elecciones de noviembre próximo.
"Mi abuela, quien falleció a los 100 años, nunca hubiera imaginado la posibilidad de que un afroamericano estuviera tan cerca de llegar a la Casa Blanca", anotó Lee.
"Espero que cuando el senador por Illinois ponga su mano sobre la Biblia, en enero próximo, habrá una nueva forma de llevar la política exterior", destacó Lee en alusión a la eventual victoria de Obama.
Por otra parte, aclaró que no se deja guiar por los géneros a la hora de hacer cine, por lo que no se puede considerar un realizador de películas de corte social o de denuncia.
"Tengo 22 películas y hay de varios géneros", puntualizó Lee.


(Pie de foto: Spike Lee, durante la rueda de prensa que ofreció en Guanajuato. (Foto: EFE)Actualizado viernes 25/07/2008)

martes, 22 de julio de 2008

Sitcom

Ficha técnica
  • Título original: Sitcom.
  • Año: 1998.
  • Duración: 85 mins.
  • Nacionalidad: Francia.
  • Género: Comedia.
Ficha artística
  • Director: François Ozon.
  • Guión: Maureen Meyer.
  • Reparto: Evelyne Dandry (Madre), Francois Marthouret (Padre), Marina de Van (Sophie), Adrien de Van (Nicolas), Stéphane Rideau (David).
  • Fotografía: Yorik Le Saux (Color).
  • Música: Eric Neveu.
  • Productores: Olivier Delbosc y MarcMissonnier.
Sinopsis

Sitcom es la historia una familia normal y corriente: el padre es ingeniero, la madre compagina sus clases de gimnasia con sus sesiones de psicoterapia, el hijo es un chico serio, estudiante de derecho, la hija es una artista y la criada, española, está un poco chiflada.

Pero la armonía aparente de esta feliz familia está a punto de romperse en mil pedazos con la llegada de un ratón de laboratorio, que cambiará los hábitos sexuales de toda la familia.

Crítica

HUMOR INCISIVO

Acomodada, sosa y superficial, la familia que protagoniza la película bien hubiera podido salir del más hortera de los culebrones. Hasta el día en que el cabeza de familia trae como regalo una rata de laboratorio.

A partir de ahí, utilizando al animalito como inesperado detonador, Ozon se divierte imitando en clave de sátira todos los trucos y convenciones de las comedias televisivas.

Orgías, incesto, tentaciones suicidas, sadomasoquismo e instintos criminales, el apacible icrocosmos deriva hacia el delirio y la película hacia una cruel farsa “trash”.

Acérrimo admirador de John Waters, citado explícita e insistentemente en la película, a Ozon le falta la originalidad y la fuerza subversiva del maestro, pero hay un buen oficio y un humor incisivo, a pesar de algunos tropiezos. (Fransi de Villar “Cinemania”, septiembre 1999).

El director: Ozon, personal y reflexivo

Director, Productor, Guionista, Dialoguista, Montador francés. Nace el 15 de noviembre de 1967 en París (Francia). Si de adolescente sigue algunos cursos de comedia, se orienta muy pronto
hacia la dirección. Graduado con doctorado de cine en París I (tiene como profesores a Rohmer y Joseph Morder), hace en paralelo a sus estudios decenas de películas con la cámara super8 de su padre. Gracias a sus cortos, Ozon se hará un nombre en el medio del joven cine francés. Entre estas obras se distingue Une robe d’été (1996), visión sin complejos de la homosexualidad, premiada en Locarno y presentada en Cannes.

Prosiguiendo su colaboración con la casa de producción Fidelité, realiza en 1997 un mediometraje, el provocador Regarde la mer, antes de pasar al largo un año más tarde con Sitcom, una masacre insolente y cruel que es la continuidad de sus cortometrajes.

Prolífico (hace una película por año), Ozon impone rápidamente un universo muy personal, cortejando el género fantástico (Les amants criminels, 1999), y sin temor a la teatralidad Gouttes d’eau sur pierres brûlantes, adaptación de una obra de Fassbinder con Bernard Giraudeau y Ludivine Sagnier, entonces desconocida.

Si sus precedentes largometrajes habían sido recibidos con críticas desiguales, el audaz Ozon es aplaudido con unanimidad, ante la crítica y el público, con Sous le sable en 2001. Retrato de una mujer invalidada después de la desaparición de su marido, la película, que señala el come-back espectacular de Charlotte Rampling, es la prueba definitiva de una sapiencia en el casting sin
igual.

Fortalecido con este éxito, Ozon reúne lo mejordel cine francés (Deneuve, Huppert, Ardant, Béart) en 8 femmes, una película llena de glamour y un triunfo de taquilla. Se vuelve a observar su gusto para la manipulación y la estilización en Swimming pool, thriller presentado en Cannes en 2003, al igual que en 5x2, relato al revés, de la descomposición de una pareja, con el ritmo de canciones italianas. El que apostó innumerables veces sobre la ambientación se atreve a revelar la sencillez con su octava película, Le temps qui reste, nueva reflexión sobre el luto, centrada - es una primera para él - en un personaje masculino. Preocupado por construir una obra fílmica y temiendo repetirse en sus películas, se lanza seguidamente en un melodrama hablado en inglés, interpretado por una casi desconocida, en Angel, presentada en el cierre de la Berlinale en 2007.

viernes, 18 de julio de 2008

Jodorowsky vuelve al cine con David Lynch

PARIS.- Gracias al apoyo de David Lynch el cineasta chileno-mexicano Alejandro Jodorowsky volverá al cine después de 18 años con “King Shot”, que protagonizarán Nick Nolte y Asia Argento.

Jodorowsky define a su nuevo filme “un gangster-espaguetti metafísico” que empezará a rodarse en octubre próximo. Otros actores del extenso reparto, todos amigos del director, son Marilyn Manson, Arielle Dombasle, Udo Kier, Santiago Segura y probablemente Mickey Rourke y Willem Dafoe si logran adecuar su agenda con el rodaje.

“King Shot” será el séptimo largometraje en 40 años de carrera como director de Jodorowsky que no filmaba desde 1990 con “The Rainbow Thief”. (ANSA).

miércoles, 16 de julio de 2008

HIMALAYA

Ficha técnica
• Título original: Himalaya-l’enfance d’un chef.
• Año: 1999.
• Duración: 108 mins.
• Nacionalidad: Francia / Suiza / GB / Nepal.
• Género: Aventuras.
Ficha artística
• Director: Eric Valli.
• Guión: Eric Valli, Nathalie Azoulai, Olivier
Dazat, Louis Gardel, Jean-Claude Guillebaud.
• Reparto: Thilen Lhondup, Gurgon Kyap,
Lhakpa Tsamchoe, Karma Wangel, Karma Tensing.
• Fotografía: Eric Guichard & Jean-Paul Meurisse.
• Música: Bruno Coulais.



Sinopsis
Nominada al Oscar a la Mejor Película en Lengua
Extranjera en el 2000 y ganadora de dos
Premios César, a la Mejor Fotografía y a la Mejor
Banda Sonora.
Himalaya narra la historia de una milenaria
tradición: la caravana anual de yaks, en
la que se transporta sal desde un remoto pueblo
en las montañas hasta la llanura. El jefe
de la tribu es quien encabeza la marcha, pero
ante su inesperada muerte, es preciso escoger
un sucesor. En este momento surgen las rivalidades
entre los miembros de la
tribu y las diferencias entre el
nuevo sucesor y el hombre “sabio”
y consejero de la tribu les
llevarán a iniciar la expedición
por separado, siguiendo rutas
diferentes y enfrentándose a
situaciones extremas...



Crítica
UNA LECCIÓN DE DIGNIDAD Y HUMANIDAD
Es muy extraño que una película de
tanta belleza
y calidad como Himalaya haya tardado
seis años en llegar a nuestras pantallas, incluso
estando avalada por la producción conjunta
de tres países europeos (Francia, Reino Unido
y Suiza junto a Nepal).
El filme participó en el festival de Huelva
en el 2000, y estuvo nominada al Oscar ese
mismo año como mejor película extranjera.
Estos misterios de la distribución nos permiten,
por lo menos, alegrarnos de que Himalaya
no haya pasado directamente al DVD y se
estrene en las pantallas comerciales: la sublime
fotografía de Eric Guichard y Jean-Paul
Meurisse (que ganó el premio César), sería
por sí sola un motivo para visualizar la
película.
Pero Himalaya no es uno
de esos filmes de los que se
menciona su imagen a falta de
algo más consistente; Himalaya
se experimenta, pero su foto es
simplemente maravillosa.
La película, rodada por Eric
Valli en Nepal, tiene una historia
épica contada con los medios
más puros. La nobleza de
sus personajes y la trama en la que se ven
inmersos, acerca al espectador a Nepal de
una manera conmovedora y haciendo que
sea imposible olvidar
las lecciones
de sus modos
de vida y pensamiento.
Resulta sorprendente
que los
actores encargados
de transmitir tanta emoción y profundidad,
sean, en su mayor parte, no profesionales
(algunos han aparecido brevemente en Siete
años en el Tíbet o Samsara), aunque esto tal
vez explique que la sabiduría y belleza que poseen
rebase la mera labor interpretativa.
Himalaya propone un viaje épico que
el espectador saboreará a muchos niveles,
siendo arrastrado tanto por la parte puramente
cinematográfica como por cierto sentido
de la espiritualidad inusual en el cine.
Ambos elementos confluyen poderosamente
en esta película convirtiéndola en una rareza
maravillosa, una lección de dignidad y de
humanidad. (es.movies.yahoo.com/h/himalaya).




EL DIRECTOR
hasta cierto punto la historia
de su director, el francés
Eric Valli quien, tras años de
duro trabajo como ebanista,
decidió marcharse al Tibet y
allí se consagró como fotógrafo
y más tarde como cineasta.
Eric Valli nació en 1952,
en Dijon, Francia. Trabajó como ebanista hasta
1983, cuando decidió ir a vivir al Himalaya,
donde se convirtió en uno de los mejores fotógrafos
y escritores especializados
en la región.
Sus colaboraciones con
revistas tales como National
Geographic, Géo, Sunday
Times, Smithsonian, Life y
Paris Match, lo han dado a
conocer a nivel internacional.
En 1992 fue premiado
por su majestad, el rey de Nepal, con el “GURKA
DAKSHIN BAHO” por su labor y aportes al
país.

martes, 8 de julio de 2008

EL TOPO

Ficha técnica

• Año: 1970.
• Duración: 125 mins.
• Nacionalidad: México.
• Género: Drama-terror.

Ficha artística
• Directores: Alejandro Jodorowsky.
• Guión: Alejandro Jodorowsky.
• Reparto: Alejandro Jodorowsky, Brontis Jodorowsky,
José Legarreta y Mara Lorenzio.
• Fotografía: Rafael Corkidi.
• Música: Alejandro Jodorowsky y Nacho Méndez.
• Producción: Juan López Moctezuma y Moshe Rosemberg.

Sinopsis
En un oeste simbólico, el pistolero Topo -que va con su
hijo desnudo haciendo justicia por los pueblos- se enfrenta
a una banda de fetichistas, comandada por un coronel
lascivo, que mantiene asolada a una congregación
franciscana, violando curas y ejecutando a los habitantes
del pueblo.
Tras liquidarlos, el Topo se va con una mujer a la
que salva de las violaciones, Mara, por la que deja a su
hijo abandonado. A continuación, y por solicitud de ésta,
va en busca de los cuatro Maestros del Revólver, semidioses
que habitan en el desierto, y los derrota. Abatido
sobre un puente colgante, el Topo es rescatado por un
grupo de enanos y minusválidos a quienes intenta liberar
sin éxito.

Crítica
VIOLENCIA MÍSTICA
El Topo, filme mexicano de 1970, es la película más famosa
del polifacético artista de origen chileno y ascendencia
judía Alejandro Jodorowsky. Más allá del hecho
que La montaña sagrada (1973) o Santa Sangre (1989)
nos puedan parecer mejores o no, la leyenda que rodea
a El Topo es insuperable.
La segunda película de Jodorowsky (anteriormente
dirigió el largo Fando y Lis
(1968), que provocó un disturbio en
un festival de cine mexicano) fundó
el ritual del “cine de medianoche” en
los Estados Unidos, que convocó a una
gran cantidad de espectadores para
conocer filmes de estéticas y gustos
alternativos.
El Topo, que estuvo alrededor
de un año en cartelera, dio lugar con
su resonancia comercial y mediática
al posterior descubrimiento de filmes
como Pink Flamingos (1972) de John Waters o Eraserhead
(1977) de David Lynch, así como a un fenómeno
trascendental del llamado cine de culto como The Rocky
Horror Picture Show (1975).
Esta película, que relata la historia de un mesías
pistolero que se enfrenta a villanos armados, maestros
espirituales y a toda una sociedad capitalista y esclavizante,
capturó la sensibilidad de la Contracultura norteamericana,
un movimiento que estructuraba su visión
y actitud ante el mundo en el orientalismo, el uso de
drogas y su crítica a la guerra y al materialismo.
El protagonista del filme, interpretado por el
mismo Jodorowsky, se presenta como un violento enviado
de Dios que tiene la misión de imponer justicia
con sangre. Habla como Cristo, pero a la vez practica la
meditación zen.
En su tránsito, llega a ser acompañado por una
mujer llamada Mara (el nombre de un infernal personaje
mitológico antagónico a Buda, y que se le asocia con el
placer y la pasión) que consume pastillas alucinógenas,
y termina atrapado en un mundo en el que se rinde devoción
a un símbolo conformado por un triángulo y un
ojo (justo el que podemos encontrar al reverso de los
billetes de dólar) y explota a los seres marginales. El
Topo es una alegoría de la sociedad
occidental, creada por alguien que
compartía las ideas de aquel movimiento.
La puesta en escena de El Topo
parte de una apropiación del género
western. Sin embargo, los duelos
del Topo no son los de un cowboy
en busca de tierras o dinero, sino en
pos de una iluminación espiritual.
Por ello, es un pistolero más cerca del
este que del oeste. De oriente que de
occidente. La película es, parafraseando al realizador,
más un eastern que un western. En ese sendero, la cinta
acierta en la creación de atmósferas interiores, de trance,
meditativas; que prevalecen en la primera mitad del filme, con sus desiertos inconmensurables;
sus melodías a
veces calmas y aflautadas, a
veces bizarras y turbadoras;
así como con sus personajes
oscilantes entre lo alucinatorio
y lo críptico, que poseen
muchos puntos en común
con los extravagantes seres
creados por Glauber Rocha en Dios y el Diablo en la tierra
del sol (1964). La película nos envuelve con un espacio-
tiempo que no es real, sino mental. Hace que la
veamos, la sintamos, como el propio héroe, desde su piel
casi etérea.
Como en otras cintas de Jodorowsky, la tensión
entre la carne y el alma, la materia y el espíritu,
es uno de los temas principales. El topo termina
luchando contra fantasmas que evocan a esos monstruos
poderosos que aún deambulan en Occidente, como aquel
imponente coronel que dirige a una banda de criminales.
Y es que, por un lado, El Topo cuenta la historia
de un mesías que no puede evadir las pasiones humanas
en su ruta hacia la iluminación; por otro, exhibe esos
afectos mundanos como inseparables de un mundo que
es terrenal hasta lo aberrante y repulsivo, como bien
queda reflejado en la secuencia final, en la que, invadido
por la ira hacia esa sociedad fascista en la que vive, el
protagonista desata un Apocalipsis, narrado como una
desenfrenada escena de tiroteo de algún spaghetti-western.
En efecto, la iconografía westerniana de El Topo
está más cerca de las versiones italianas del género que
de las americanas. El oscuro traje del personaje de Jodorowsky
remite sin lugar a dudas al Django de Sergio
Corbucci, así como esos villanos que ejecutan a seres
inocentes como en un juego de niños.
Lo interesante en El Topo es cómo Jodorowsky
se sirve también de la iconografía religiosa para
configurar a los representantes del mal en Occidente.
El coronel, que es el primer contrincante de El Topo,
tiene en su habitación el cuadro de una virgen y es presentado
con armonías entre litúrgicas y siniestras, mientras
que sus matones, que gustan de abusar sexualmente
de franciscanos e incluso pueden llegar al fetichismo
con prendas femeninas, pueden pasar el rato leyendo la
Biblia. En un pueblo, aparece un cura que monta milagros
para preservar la fe de los seguidores de su iglesia,
entre los que está un vaquero travestido.
El Topo exhibe la práctica de la religión en Occidente
como contradictoria, de moral doble; aunque, con
un sentido surrealista, estrambótico y negro, del humor.
Así, la película grafica dos religiones en conflicto. Esa
que el topo lleva por dentro, de rasgos principalmente
cristianos y budistas, pero propia y auténtica; y
esa que no es más que la parafernalia de un deshumanizado
y grotesco culto al poder.
La violencia justiciera del protagonista es explícita,
mostrando instantes de balazos en una sola toma,
sin el montaje característico de las secuencias de tiro en
las cintas convencionales de entonces, que primero mostraban
un encuadre del disparo y a continuación uno de
la caída de la bala en el cuerpo. La violencia de El Topo
es cruda y directa. Pero también catártica. Bajo la in-
fluencia del Teatro de la Crueldad de Antonin Artaud,
Jodorowsky se sirve de imágenes descarnadas para
alinear al espectador en una crítica furibunda hacia
una sociedad brutal, aquella que permitió la barbarie
de Estados Unidos en Vietnam y que ahora repite
el mismo salvajismo en países como Irak. No es casual
que el topo termine incendiándose como un bonzo, un
acto budista de protesta contra la opresión, que fue justamente
realizado por aquellos años ante la intervención
norteamericana en el país asiático.
El Topo, independientemente de su arraigo en
la desaparecida Contracultura norteamericana, es un
clásico porque es una película vigente. Aún tiene la
capacidad de dejarnos inmersos en una ficción encantada,
en una poesía mística y a la vez lacerante, que sigue
radiografiando la misma sociedad: la que vive a espaldas
del espíritu, la que tiene al dinero como el Dios supremo,
la que utiliza perversamente a la religión como inspiración
para la tiranía. (Por José Carlos Cabrejo).

el director JODOROWSKY, EL MAGO DE LAS MIL CARAS

Alejandro (Alexandro) Jodorowsky
Prullansky, alias Jodo o Surrealism
Master (Tocopilla (Chile), 17 de febrero
de 1929), es un artista polifacético
chileno de origen judíoucraniano.
Entre sus muchas facetas
destacan las de escritor, filósofo,
dramaturgo, actor, poeta, director
de cine, guionista de cómics, instructor
del tarot y psicomago, entre
otras cosas.
Fundó, junto a Roland Topor y Fernando Arrabal,
el Grupo Pánico. Su aportación más controvertida
es la psicomagia, una técnica que conjuga los ritos
chamánicos, el teatro y el psicoanálisis, pretendiendo
supuestamente provocar en el paciente una catarsis de
curación.
A la edad de veinticuatro años quemó sus fotografías
y se fue de Chile. Vivió veinticuatro años en
México y desde 1989 reside en Francia, país del que ha
adquirido la nacionalidad.
Actualmente, Jodorowsky
vive en Vincennes, cerca de
París, donde da clases de tarot y
conferencias sobre sus teorías (la
psicomagia y la psicogenealogía)
en el Cafe Le Téméraire del Boulevard
Daumesnil.
Su cine llama especialmente
la atención por ser impactante,
chocante, transgresor,
incluso escandalizador, con elementos
esotéricos y con una atmósfera
surrealista.
En una entrevista concedida a Premier Magazine,
Jodorowsky dijo que su próximo proyecto será
una película de gángsters llamada King Shot. Marilyn
Manson interpretará a un Papa de 300 años, y Nick
Nolte ha expresado también interés en trabajar con el
director.
En la entrevista también dijo que quería hacer
una segunda parte de El Topo, pero que no pudo obtener
el financiamiento necesario.

viernes, 4 de julio de 2008

Semana del cine atípico

Con un poco de retraso tenemos el gusto de presentaros las propuestas cinematográficas para el próximo miércoles día 9 de julio:

Desde México nos llega "El topo" (Alexander Jodorowsky - 1970), un western surrealsita y atípico en el que un pistolero (cuyo apodo da título a la película) y su hijo cabalgan sobre un oeste cargado de simbología. Desde alli subimos hasta las montañas Nepalíes para presentar "Himalaya Caravan" (Eric Valli - 1999), que cuenta las aventuras de una tribu para transportar la sal desde las montañas a la llanura. Cerramos las propuestas con "Sitcom" (François Ozon - 1998), comedia francesa que se nos promete en la linea mas almodovariana, mostrandonos en las narices el lado mas oscuro de los seres humanos y los tabúes sexuales de la sociedad.

Como veis casi sin querer nos ha salido una semana temática del argumento atípico (todo un reto ha sido encontrar un frase que defina cada película). Una pena que no podamos votar las tres. Muchas gracias porque, si no nos equivocamos, todas son propuestas vuestras. Nos vemos el miércoles. Mientras tanto, no os olvideis de ser muy felices cada minuto.

martes, 1 de julio de 2008

Desayuno en Plutón


Ficha técnica

• Título original: Breakfast on Pluto.
• Año: 2005.
• Duración: 129 mins.
• Nacionalidad: Irlanda-Reino Unido.
• Género: Drama.

Ficha artística

• Directores: Neil Jordan.
• Guión: Neil Jordan & Patrick McCabe.
• Reparto: Cillian Murphy, Liam Neeson, Ruth
Negga, Laurence Kinlan, Stephen Rea, Brendan
Gleeson, Ian Hart, Gavin Friday, Conor
McEvoy, Ruth McCabe, Steven Waddington,
Eva Birthistle.
• Fotografía: Declan Quinn.
• Producción: Sony Pictures Classics.

Sinopsis

Ambientada en los años setenta, narra las peripecias
de Patrick Braden (Cillian Murphy), un
joven encantador y a la vez más duro de lo
que aparenta. Abandonado al nacer en su pequeño
pueblo irlandés y consciente desde el
principio de que es diferente, Patrick sobrevive
en este ambiente hostil gracias a su ingenio y
a su decisión de no dejar que nada ni nadie le
cambie.

Crítica

LA VIDA ES UN CUENTO
La vida es un cuento. Ésta es
la conclusión a la que llegamos
después de ver Desayuno en
Plutón. Con un guión escrito
junto a Patrick McCabe, novelista
con el que también colaboró
en la controvertida Contracorriente
(The Butcher Boy), el
realizador irlandés Neil Jordan
nos cuenta la historia de Patrick “Kitten” Braden,
un chico gay que deja su irlanda natal
para encontrar a su madre, una mujer soltera
que le abandonó cuando era un bebé para
marcharse a Londres.
El chaval se cruzará en su búsqueda con
un cantante glam (un divertido Gavin Friday),
que se convertirá en su primer amante; con un
mago (genial Liam Neeson), que se enamorará
de él, y con un largo grupo de personajes
de lo más excéntrico. También descubrirá que
su verdadero padre (Liam Neeson) es el cura
de la pequeña población donde vivió con su
odiosa madre adoptiva.
Con este argumento, respetando la división
en capítulos de una novela y utilizando
las canciones pop de la época como un elemento
más de la narración, el director irlandés
realiza una película que es a la vez una historia
sobre la búsqueda de la propia
identidad y una mirada divertida
al desconcierto vital de los
setenta. Como es habitual en
él, Jordan también aprovecha
para criticar la falsa moral católica
de su Irlanda natal y las
horrendas acciones terroristas
del IRA. Sin embargo, y eludiendo
cualquier afán de pontificar
sobre cualquiera de los asuntos sobre
los que trata el film, Jordan asume el punto
de vista de su protagonista, el travesti algo ingenuo interpretado
por un genial Cilliam
Murphy.
La película tiene un
trasfondo surrealista
intrínseco y desenfadado
que hace que el
director consiga contarnos
la sencilla historia del joven protagonista
que devuelve con una sonrisa a las adversidades
del mundo. Un antecendente que seguro que ha
influido mucho al director ha sido Alicia en el
país de las maravillas (Walt Disney, 1951).
Con una fotografia excelente, así como
con una maravillosa banda sonora y con la
combinación perfecta entre comedia y drama,
Desayuno en Plutón es totalmente recomendable
para quién ame el séptimo arte, pero
que no sea fanático del cine del corte clásico,
ya que va a aborrecer esta excentricidad.

EL DIRECTOR: EL UNIVERSO ONÍRICO DE NEIL JORDAN

Neil Jordan (Condado de Sligo;
25 de febrero de 1950); director
de cine irlandés. Tal vez mejor
conocido por haber dirigido
la aclamada película Juego de
lágrimas (The crying game) y
haber ganado un Oscar al mejor
guión original en 1992 por la
misma.
El cine de Jordan, en esencia
poético, tiende a explorar los
espacios que se abren más allá del estado normal
de conciencia, con frecuencia recurriendo
a elementos plásticos que remiten a lo onírico.
Sus películas adoptan un punto de vista
enteramente subjetivo en torno a un único
personaje protagonista.
Es remarcable su gusto por la relectura
de la narrativa clásica, muchas veces en clave
irónica e iconoclasta, como ocurre en su muy
notable En compañía de lobos, y también su
visión desprejuiciada de los ambientes marginales,
en la línea del director español Pedro
Almodóvar, como se puede comprobar en Desayuno
en Plutón.
Filmografía:
• The Brave one (2007)
• Desayuno en Plutón (Breakfast
on Pluto) (2005)
• El buen ladrón (The good thief)
(2002)
• Not I (2000)
• El fin de la aventura (The end
of an affair) (1999)
• Dentro de mis sueños (In dreams)
(1999)
• The Butcher Boy (1997)
• Michael Collins (1996)
• Entrevista con el vampiro (Interview with the
Vampire: The Vampire Chronicles) (1994)
• Juego de lágrimas (The Crying Game)
(1992)
• Amor a una extraña (The Miracle) (1991)
• Nunca fuimos ángeles (We’re No Angels)
(1989)
• El hotel de los fantasmas (High Spirits)
(1988)
• Mona Lisa (1986)
• En compañía de lobos (The Company of Wolves)
(1984)
• Angel (1982)